時間:2023-03-16 17:16:19
序論:速發表網結合其深厚的文秘經驗,特別為您篩選了11篇中國繪畫藝術論文范文。如果您需要更多原創資料,歡迎隨時與我們的客服老師聯系,希望您能從中汲取靈感和知識!
作為上一屆奧運會主辦方的北京,應倫敦市長辦公室的邀請于2012年7月24日~7月31日在倫敦舉辦“北京文化周”系列活動。屆時,由北京國子監油畫藝術館主辦的“2012中國油畫藝術展”將在倫敦奧林匹亞展覽西廳展出。本次展覽意在用油畫藝術的形式向奧運觀眾展示當代中華文化的風采。
本次展覽由國子監油畫藝術館藝術委員會專家也以經典性和探索性為遴選原則,在眾多參選油畫作品中挑選出靳尚誼、詹建俊、鐘涵、全山石、張祖英、閆振鐸、許江、楊飛云等60多位中國當今具有藝術影響力的老中青三代藝術家的百余幅優秀作品參展。在此重要場合向英國公眾展示具有本土情懷和藝術特質的中國油畫,希望向英國社會公眾和各國奧運觀眾展現當代中國油畫藝術多姿多彩的藝術面貌和獨特的中國文化精神。
李斌權“中國書法音樂會”助威倫敦奧運
在2012年倫敦第30屆夏季奧運會舉辦期間,由中國音樂書法家李斌權攜手新倫敦交響樂團和英國現代芭蕾舞團、那爾斯現代舞團傾情奉獻的“2012倫敦奧運中國書法音樂會”,將于8月10日在倫敦薩德勒斯舞劇院隆重上演。屆時將邀請體育界領導、奧運冠軍親臨演出現場,共同啟動中國書法家向奧運冠軍贈送書法作品的活動。
這次倫敦奧運書法音樂會,由中國書法家協會、中國文化部中外文化交流中心、奧地利奧中文化交流協會、書畫新聞網等單位聯合主辦。據活動主力、方負責人常愷先生介紹,這將是一場別開生面,極具文化創意的中西藝術交流的藝術盛會。在新倫敦交響樂團的經典音樂背景,以及英國現代芭蕾舞的烘托下,李斌權的書法狂草潑墨揮灑,充分展示西方音樂和中國書法的藝術共性與共鳴。尤其是那爾斯現代舞團的黑人舞者與李斌權音樂書法的多重互動,將把中國書法之美表現得淋漓盡致。
晚會上半場將由古琴曲《瀟湘水云》開場,下半場將以中國古琴曲《琴歌》開場,整場音樂會將融匯中國書法、中國古琴、交響樂團、現代舞蹈等多種元素,是中西文化的一次深度“對話”。
時尚大型華服展覽
倫敦這個時尚之都當然也不會被人所忘記。比如著名的時尚設計師Paul Smith和Matthew Williamson也都是從倫敦走向世界的。
關鍵詞:國際學術會議;跨文化交際;關聯理論
一、跨文化交際及國際學術會議
跨文化交際則涉及不同文化背景的人們之間的交往,他們的文化認知和符號系統迥異并能改變整個交際事件(Samovar,2009)。
國際學術會議則是國際間的一種高水平,高層次的智力活動,以傳播信息,展示成果,授業解惑,闡明事理為目的,具有專業水平高,信息密度大,交流活動集中等特點(胡庚申,2010)。隨著我國國際交往的日漸頻繁,在華召開的國際學術會議數量逐年上升,參會人數也不斷增多(孫澤厚,2009)。這些參會學者可能來自不同國家和地區,擁有不同的文化學科背景,思維模式亦有所差別,這對于信息的呈現和解讀都會產生一定的影響。因此,如何進行成功順利的跨文化交際溝通對于國際學術會議的成功舉辦,提高學術國際學術會議的質量至關重要。本文以關聯理論基本框架為出發點,分別從明示-推理、關聯原則、語境三個方面進行分析,對于如何提高國際學術會議中的跨文化交際提出了若干建議。
二、關聯理論基本框架
Sperber和Wilson從認知語用學角度研究話語理解,創立了“關聯理論”(Relevance Theory)。關聯理論認為,影響話語理解的主要因素是聽讀者關于世界的一系列假設,即“認知語境”(Cognitive context)。聽者根據認知語境的邏輯信息,百科信息和詞語信息做出語境假設,假如說寫者設想的語境與聽讀者實際使用的語境不匹配(mismatch),就可能導致誤解(張少云,2007)。關聯理論是認知語用理論,它試圖解釋在口頭交際中話語是如何被理解的,因而在解釋語言現象方面具有很強的解釋力。本文試圖從三個方面對關聯理論進行闡釋。
1、明示―推理(Ostensive-inferential communication)
Ostensive-inferential communication: the communicator produces a stimulus which makes it manifest to communicator and audience that the communicator intends, by means of this stimulus, to make manifest or more manifest to the audience a set of assumptions.
(2001∶63)
根據明示-推理理論,言者要表明兩個意圖。一是信息意圖,讓聽者明晰言者的一系列論斷;二是交際意圖,讓言者和聽者都明晰言者具有的信息意圖。交際是明示-推理過程,包含言者的明示和聽者的推理。從言者角度看,交際是明示過程,需要清晰地表達其信息意圖;從聽者角度看,交際是推理過程,聽者需要在言者明示行為和自己情景假設的基礎上完成言者的交際意圖。
2、關聯原則(The principles of relevance)
Relevance
An assumption is relevant in a context if and only if it has some contextual effects in that context.
(Sperber & Wilson 2001∶122)
由此看出,語境效果又可叫認知效果。當言者呈現的新信息和聽者已有的語境假設相互作用時,語境效果通過以下三種方式實現:加強已有假設;消除已有假設;與已有假設結合產出語用內涵――結論是輸入信息和語境共同作用的結果,而非單個因素的結果。關聯理論認為,語境效果是關聯的充分必要條件。同等條件下,語境效果越大關聯越大。而語境效果的獲取和在此過程中使用的加工程度緊密相關。加工努力指在加工話語時付出的腦力勞動,即找出話語的命題形式,從話語中獲取語境效果,推斷隱含義以及選擇特定的語境解讀言者的話語。同等條件下,在處理加工話語過程中,加工程度越大,關聯越小。因而,關聯是程度問題,由語境效果和加工程度決定。
關聯兩原則分別是認知原則和交際原則,根據Sperber 和Wilson,
Cognitive principle of relevance
Human cognition tends to be geared to the maximization of relevance.
Communicative principle of relevance
Every act of ostensive communication communicates a presumption of its own optimal relevance.
(Sperber & Wilson 2001∶260)
從關聯認知原則可以看出,人類注意力和加工資源分配給看起來相關的信息。從關聯交際原則可以看出,言者對聽者講話并期待最佳關聯。在日常交際過程中,言者試圖解釋其每一句話語期待其話語具有最佳相關;在理解過程中,聽者試圖找到能滿足其最佳關聯期待的解釋,在此過程中,聽者獲取的解釋如果和言者表達的意思出現不一致,就是造成溝通障礙。
3、語境(context)
在聽者對言者話語意義解碼過程中,語境和背景信息在正確理解話語的過程中發揮著重要作用。關聯理論則認為,語境不局限于即時的物理環境或話語本身語境,語境是動態的,并非固定和提前知道的,它是根據每一個新的話語不斷重造的,這和傳統意義的語境有所不同。
聽者在理解言者話語過程中會在大量可能的語境中選擇出最能解釋言者話語意義的一個,即特定語境的選擇受到關聯性制約,聽者選擇的語境是基于最小的付出和最大的語境效果。
然而,百科知識,和認知能力和文化背景因人而異,聽者實際采用的語境在很多情況下并非言者所指。因而言者和聽者語境的差異可能是交際過程中導致溝通失敗的原因之一。
綜上所述,關聯理論通過以下方式解釋明示交際:言者發出明示刺激,聽者需要付諸加工努力。由于人的思想傾向于給最具關聯信息分配注意資源,如果想要被聽者理解,言者至少需要產出值得聽者注意的關聯刺激。在假設言者話語關聯的基礎上,聽者才能準確地解讀明示刺激,達到其期待的最佳關聯。
三、運用關聯理論促進國際會議中的跨文化交際
基于以上對關聯理論的介紹可以看出,關聯理論在處理和解釋人類日常交際方面具有一定的理論和應用價值。本文從關聯理論角度對國家學術會議中的跨文化交際進行分析,以期達到最佳跨文化交際溝通的效果。
1、 明示―推理
關聯理論認為,交際是明示-推理過程,包含言者的明示和聽者的推理。這就要求學術成果展示人員在做展示過程中,盡可能最大限度地從各個方面對研究本身進行闡述解釋,包括明確研究問題,研究方法和最后得出的結論。由于語言文化背景的不同,展示者可以在口頭陳述的同時,可以借助于其他視聽手段,如借助于投影、幻燈、錄像、錄音,以及其他圖譜、表譜、實物等作為口頭宣講的補充(胡庚申,2000)。與此同時,在言語交際出現障礙或沖突時,展示者可以采用非言語行為作為補充策略,比如通過手勢,說話語音強弱等。對聽者而言,除了具備基本的專業領域學科知識之外,還要對展示者的明示行為進行適當推理,這種推理是建立在對展示者本身的學術背景,研究興趣和研究問題基礎之上,對當時特定語境的正確解讀下獲取的。
2、 關聯原則
從關聯原則中的語境效果可以看出,語境效果是獲取關聯的充分必要條件,而語境效果的獲取與聽者的加工努力程度有關。這就要求聽者付出最大努力,全方位調動認知機制和背景知識,找出展示者話語的命題含義,推斷隱含義以及選擇特定的語境解讀言者的話語。而從關聯理論的認知原則和交際原則來看,展示人員要盡可能圍繞研究問題進行展開,不要偏離核心問題的探討導致失去聽眾;而聽者也要在解讀信息之后做出合理的回應,可以通過提問題論證等方式明確展示者交際意圖,從而獲取最佳關聯。
3、語境
關聯理論中的語境不同于傳統意義上的語言語境(指一個特定詞或者部分文本的前后語言環境),抑或物理語境(話語發生的物理環境)。關聯理論認為,語境不局限于即時的物理環境或話語本身語境,語境是動態的,并非固定和提前知道的,它是根據每一個新的話語不斷重造的。然而,百科知識,和認知能力和文化背景因人而異,聽者實際采用的語境在很多情況下并非言者所預期的。這就要求聽者不僅要提前了解展示者本身的學術背景,研究興趣和研究問題,還要盡可能通過言者解說展示各個環節努力獲取語境信息,在大量可能的語境中選出最能解釋展示者話語意義的一個。
四、結語
國際學術會議不僅對于獲取學科前沿信息,擴大研究視野促進國內創新至關重要,同時也對提升國內相關領域科研知名度和影響力,加強國際科研合作和交流意義重大。然而,目前對于確保國際學術會議質量的跨文化交際問題的研究卻十分有限,本文運用關聯理論指導學術會議中的跨文化交際,對提高跨文化交際溝通,進一步保證學術思想學術成果的成功分享提出若干建議,以期對參加各類國際學術會議學者有所幫助。
[參考文獻]
[1]Samovar, L., Porter, R., & McDaniel, E. (2009).Communication between Cultures. Cengage Learning.
[2]Sperber, D. & Wilson, D. (2001). Relevance: Communication and Cognition. Oxford: Foreign Language Teaching and Research Press and Blackwell publishers Ltd,.
[3]胡庚申.國際會議交流英語[M].北京: 高等教育出版社,2010.
(一)文化本土化、道路民族化
1.立足本土文化
古語云“只有本土的才是世界的”,因為以小觀大,世界文明是由各具特色的本土文明組成的;但還應該懂得“只有世界的才是本土的”,因為以大觀小,沒有跨文明的全球意識,就不能篩選、優化、提升本土文明。所以當今的本土文明應該是“全球背景的新‘再本土’”。[1]藝術本土化要建立在了解世界的跨文化的全球意識之上結合積累在個體身上的文化心理和審美心理創造出來。
筆墨當隨時代,中國水彩當從世界的角度來表現中國文化精神。他絕對不是水彩相貌的“中國畫”,而是獨有中國氣派的、開放的、貫通中西當代文化的產物。在繼承中國傳統文化和西方古典文化中講變化,在變化中求創造。要把主導中國傳統文化的價值觀與主導當代中國的現實價值觀和理想有機結合起來。
2.體現民族性特征
民族性在《辭?!分惺沁@樣解釋的:“民族性,指作家,藝術家創造性地運用和發展本民族的獨特的藝術思維方式、藝術形式、藝術手法來反映現實生活,表現本民族特有的思想感情,使文化作品具有民族氣派和民族風格。”
中國當代水彩畫只有具備了民族性,才能從世界性范圍內的水彩行列中獲得一席地位。水彩畫無論走到任何一個國家或地區都要強調民族文化的發揚、發揮語言特色的。水彩的魅力在于它既有象油畫一樣的色彩表現力又具備中國水墨畫的自然韻味。這是任何畫種都無法取代的。
(二)語言創新化、風格多樣化
風格越是獨特,藝術觀點也就越是顯得明確。水彩畫的語言包含了情感的交融、松動的用筆、把主觀的意念融入到客觀的思想中。各種不同薄厚的水彩紙所產生的變幻的效果有所不同,帶有創新性的水彩作品使水彩畫語言帶來生動美,節奏美文學藝術論文,流動美。畫面中諸多因素都要綜合起來應用,有造型、氣韻、力度和情感等。應去嘗試新的材料、符號語匯,充分關注色彩、材質、造型自身的表現性和直觀性。梵高就是利用他的藝術天賦,運用輕快的色彩語言,抒發著靈魂最深處的傷痛感情,由此引起共鳴震撼人心。他自己曾經表明“‘畫畫不是畫物體的原狀……而是根據畫家對事物的感受來畫論文提綱格式。’又說:‘是的’,‘不真實’但比死板的事實更加真實。”
(三)觀念更新化、題材變革化
重復自己不經意,否定自己不容易。觀念更新化的水彩絕不是中國畫式的水彩,是構成,是取舍,是繪畫的型與型的關系。要畫出別人所沒有見過和超越大眾的普通視覺和手法。觀念更新化的水彩是表現基本的顯著的特征,比實物所表現的更完全更清楚。[2]中國當代水彩破繭而出需要觀念的變化來進行推動?,F代藝術是革新美學,當代藝術是革新思想觀念。只有各式不同形態的風格能體現不同的思想觀念帶來的不同社會反映。水彩的題材選擇十分廣泛,最至關重要的乃是功力和眼力不夠。像王肇民老先生說過:“我認為創作有三個起碼的標準:(1)在內容上有自己獨到的見解;(2)在形式上有時代氣息和自己的風格;(3)畫得比現實更高、更美、更有社會意義。[3]
(四)理論體系化、思維時代化
1.理論體系化
當任何一種藝術門類的實踐從自然地狀態逐漸走向自覺的狀態時,就到了立論的時候了,這就必須要有相應支持的理論作為支撐,歷史上很多文藝高峰期總是有正確先進的理論為之做奠基。
“宗白華看來,作為審美對象的‘美’,其所具有的客觀存在特性是不以人的意志、主觀動機或目的為轉移的;審美活動的主體絕不可能僅只在自己心里去尋找這個‘美’的對象‘事實’,因為‘如果沒有客觀存在著美,人們做夢也不想研究美學,國家也不能提倡美育,設立美術館。”,[4]藝術家所持有的美的感受和美的取向不單來自于本身主觀意識,也來自于理論的支撐和導航,當代水彩畫之所以沒有一個完善的體系,停滯不前,理論體系不夠健全是重要原因。
2.思維時代化
一位具有時代思維的藝術家,除了要有深刻而真實的個性體驗以及獨特的藝術語言外,也必定能通過某種過人的藝術敏感捕捉到個人與時代,傳統與變化,主體語言和個性表達之間的深刻而微妙的關系。杜威認為“思維,作為人類特有的一種認識世界與反映世界的能力,它是人類在長期勞動實踐中獲得的。從藝術形成學角度來看文學藝術論文,勞動既創造了人類,也創造了藝術。”[5]
結論
小境界只能娛人耳目,大境界能夠震撼心靈。雖然中國水彩畫起步較晚,但是中國獨有的得天獨厚的民族文化為我們提供了很多靈感和空間。需要我們去粗取精,西畫中用,站在時代語境下,發揮我們長處和創造潛能,創造出符合時代性、地域性、民族性多元化的藝術佳作。
[1] 翟墨著,《融創時代·當代藝術手記》,人民美術出版社,2003,第1頁。
[2]《藝術的歷程》貢布里希著,陜西人民出版社,1987年2月版,第7頁[3]王肇民著,《畫語拾零》,湖南人民美術出版社,1983年,第6頁
[4] 葛路、克地《中國藝術神韻》天津天津人民出版社1993.8
中圖分類號:G642.0 文獻標志碼:A 文章編號:1674-9324(2013)33-0149-02
中國畫傳統臨摹教學課程中,掌握古絹紙的制作方法和技術難點是國畫臨摹教學課中的重點任務,學生在掌握傳統國畫專業臨摹繪畫的基礎上,還應學習臨摹傳統繪畫復制的古絹本方法,古絹本制作運用是國畫專業教學重要內容,同時也給國畫專業師生提出更高的學術要求。古絹紙的研究在于更好的復原古人繪畫作品,能有效的在融會古人繪畫技法同時,加強了古畫歷史年代的痕跡符合,對描繪古畫的質地紋理及古時印記相符起到積極作用,為制作完成古畫的整體效果達到作品高度統一。古絹紙的研究也會延續文化歷史,把古人留下的優秀文化傳承下去,對弘揚中國的傳統文化的發揚和繼承具有現實作用,所以中國畫傳統臨摹課的絹本和紙本研究具有現實的意義,對古紙本和古絹本教學研究勢在必行。古絹紙是指紙本和絹本,它們是中國古代繪畫作品的重要載體,還原作品年代舊貌,符合古時的繪畫作品意境起到積極作用。學生掌握制作古絹紙,學生首先臨摹作品時要學會制作古紙、古絹。古紙、古絹的制作過程實際就是研究過程,研究可以從四個方面進行深入掌握,主要是:古絹紙的舊色還原、古絹紙的舊色渲染、古絹紙的污舊處理、古絹紙殘舊還原四個方面。
一、古絹紙的舊色還原
學生在臨摹古人繪畫作品前,首先要了解作品的年代和歷史背景,仔細查驗繪畫作品的舊色程度,對作品畫面進行詳細觀察了解,對古畫舊色還原做到心中有數。古絹紙的舊色還原,主要是制作復制作品的舊色紙絹,還原古人繪畫作品一致的古舊色。在教學中應積極多角度了解古人的做舊的特點,記載有明代的高濂,在其《遵生八箋》卷十五載中有描述,原文如下“染宋箋色紙,黃柏一斤槌碎,用水四升浸一伏時,煎熬至二升止。聽用橡斗子一升,如上法煎水。聽用胭脂五錢,深者方妙,用湯四碗,浸榨出紅。三味各成濃汁,用大盆盛汁。每用觀音簾堅厚紙,先用黃柏汁拖過一次,復以橡斗子汁拖一次,再以胭脂汁拖一次,再看深淺加減,逐張晾干可用”。學生在掌握古絹紙的舊色還原方法的同時,還要加強繪畫技巧的融會,不要完全依靠舊色還原方法來單純去做舊色,要學會自然為上的法則,貫穿整個古畫畫面,達到舊色和繪畫技法完整和諧的統一境界。
二、古絹紙舊色渲染
學生在掌握古絹紙舊色還原的方法的基礎上,還要進一步學習了解和實踐古絹紙舊色渲染方法,它是古絹紙的研究重要步驟之一,對古畫的作品的舊色渲染的效果起決定作用。教師在指導學生的前提下,要有一定的責任心,做到學生在實踐的過程中,教師在旁認真指導,必要時要幫助學生完成好古絹紙舊色渲染的環節。古絹紙舊色渲染也就是染舊絹紙法,分為絹本染舊色和紙本染舊色兩種。古絹染舊色:絹帛染舊色是高校中國畫教學臨摹早期古人作品重要教學內容。絹本還分為素白絹和仿舊絹兩種,同時還根據臨摹古畫的特點需要分為生絹和熟絹。古紙染舊色:紙本染舊色是高校中國畫教學臨摹古人繪畫作品主要教學內容。紙本根據臨摹古畫的特點需要分為生紙本和熟紙本兩種。根據紙質的程度分為薄質紙類和韌性紙類。一般薄質紙類適合用排筆直接染舊色;韌性類的紙本一般采用水撈法。最后辨別古紙染舊色是以褐色、黃褐色及淡灰色為最佳,氣味有淡淡的煙氣氣味和灰塵氣息,無顏料和膠礬的味道為佳。學生在掌握的同時,還要注意原材料的真假,對材料的運用還要適可而止,根據畫面和作品年代的長短去調節濃度,盡量用原材料,少用已加工過的繪畫用品。
三、古絹紙的污舊處理
古絹紙的污舊處理是學生最難掌握的,教師應充分給學生進行說明,學習起來比較吃力,在熟練掌握前二種方法的基礎上,進一步了解掌握古絹紙的污舊處理,對古代繪畫作品的深度復原具有一定的意義。古代繪畫作品由于時代久遠或保存不當,使得作品的古紙和古絹出現污損,這樣的情況越是早期作品出現越頻繁,高校國畫教學臨摹課中不可回避的教學難點就是臨摹早期繪畫的古絹紙本作品,對于低年級同學來說更是難掌握的教學環節,所以要求學生大量了解其做污舊手段和方法,使學生在臨摹的古代繪畫作品時更容易接近作品原貌。做污舊的方法一般分為做污點和做污跡兩種。做污點:做污點是指在古紙、古絹上把發霉的污點、蟲吃腐蝕變質的污點,化學物質灼傷的燃點及尖銳硬物留下的銹點等進行污點制作還原。腐蝕污點法:就是將制作臨摹的古紙絹的污點處進行適當的腐蝕。做污跡:就是將制作臨摹的古紙絹的污跡處進行還原,由于古絹紙繪畫作品年代久遠,保存不當或未及時修復等原因,傷害古紙絹畫面內外,因此而產生畫面的污跡。水痕污跡:一般先調好舊色水,最好采用植物性水狀液體,濃淡可根據畫面需要而調試,采用噴、倒、灑、點、吹等方式。墨痕:墨痕的制作一直是高校中國畫臨摹課的研究重點課題,學習掌握其方法是重要的教學內容。學生在學習制作古紙本、古絹本墨痕時要認真掌握其特點。要了解所要臨摹的中國古代繪畫作品的年代,因為年代的不同,墨痕的顏色傾向就有不同。
四、古絹紙殘舊還原
學生在學習掌握古絹紙的殘舊還原方面要充分注意,不要對古代繪畫作品“過分”殘舊。要了解古人繪畫作品的殘舊原因,是什么情況造成的殘舊。古絹紙殘舊還原一般分為做殘損和做殘洞兩種方法。做殘損:做殘損一般是指將臨摹的古代繪畫作品的古紙和古絹制作殘破狀,使其形成損壞狀態。做殘洞:做殘洞一般是指臨摹絹本或紙本制作出蟲蛀的小洞,臨摹修復時要用食物殘渣,利用小蟲蛀食的特點進行還原殘洞為最佳。也可用染舊色還原殘洞特征,但效果不好,有色味道及氣味,而且容易被識破。學生在最后的完成過程中要做到自然如舊,殘舊的過程要有偶然因素,少些人為的繪畫技法貫穿臨摹古畫作品之中。
總之,中國畫教學臨摹課不僅是簡單學習古絹本和古紙本制作復制方法,更主要是培養優秀的國畫人才,繼承和發揚中國五千年文化的精髓,保護好祖國古代繪畫的文化遺產,它不僅僅是中國畫教學臨摹課的一部分,更是我們教師的一份責任,因此,中國畫傳統臨摹課的古絹紙的研究具有現實的意義。
參考文獻:
[1]徐復觀.中國藝術精神[M].臺灣:臺灣學生書局出版社,1966.
[2]伍蠡甫.中國古代美學藝術論文集[M].上海:上海古籍出版社,1981.
[3]葛路.美術史論[M].北京:文藝藝術出版社,1982.
[4]周積寅.中國畫論輯要[M].南京:江蘇美術出版社,1985.
[5]張強.中國畫論體系[M].河南:河南美術出版社,2005.
盆景是一門特殊的藝術。它熔造型藝術和園藝科學于一爐,是以植物、山石為主要素材,通過立意、造型、布局、養護等藝術的和科學的手段,在特定的盆盎內構成立體景觀,以小中見大為特色。這門反映中華民族人文精神的傳統藝術,歷經幾千年的發展,幾近爐火純青的地步,但在藝術界和科學界的地位還有待提高。本文通過對1978-2008年當代中國改革開放30年間發表的以“盆景”為關鍵詞的學術論文研究分析,為把握今后中國盆景的學術研究方向提供參考。
一、研究概況
在中國學術期刊網絡出版總庫里,以“盆景”為關鍵詞進行檢索,在30年(1978年11月17日至2008年11月17日)里發表的文章多達2292篇。從發表年度來看,1979-1988年間發表的以“盆景”為關鍵詞的文章是130篇;1989-1998年間發表445篇;1999-2008年間發表1717篇。
但從其出版來源看,絕大部分發表于《花木盆景》、《中國花卉盆景》、《園林》、《農村百事通》等科普刊物上,占總量的90%以上發表于《河南林業科技》、《安徽農業科學》、《湖南林業》、《廣東園林》、《天津農業科學》等中級科技期刊上的關于盆景的文章不到3%;在《中國園林》(9篇)、《北京林業大學學報》(7篇))等高級學術期刊上發表的更是鳳毛麟角。在國外學術期刊上發表的盆景藝術論文較為少見,如作者在美國的《園藝技術學報》發表的論文[1]。
從研究層次來看,關于盆景的2292篇文章絕大多數為專業實用技術介紹、行業技術和職業指導,以及大眾文化和高級科普文章。即使包括科普類雜志在內,能夠歸屬自然科學基礎與應用基礎研究、工程技術和社會科學基礎研究、政策研究類的有關盆景研究的文章也僅占總數的7.3%,而且,這些研究文章僅有3篇獲得基金資助,分別是廣東省自然科學基金、上海市科技興農重點攻關項目和山西農業大學科技創新基金各一項,迄今尚未有國家級的盆景研究基金資助。。
研究生學位論文反映較高的學術研究水平。通過對中國博士學位論文和優秀碩士學位論文全文數據庫以“盆景”為關鍵詞進行檢索,結果表明,近30年(1978年11月17日至2008年11月17日)里,僅有5位碩士研究生以盆景為學位論文研究題材,其中,只有2篇是關于盆景藝術的;沒有博士生對盆景藝術進行專門研究。
我國盆景界的技藝交流和展會十分活躍和頻繁,然而,在中國重要會議論文全文數據庫里,沒有關于盆景的重要會議論文集收錄;只有在其他主題的重要會議中,檢索到8篇關鍵詞是“盆景”的學術論文,均是2000年以后召開的。
二、主要研究成果
(一)關于中國盆景的起源與歷史研究
賈祥云、賈濤、夏名采(2001)的研究結論認為[2],盆景藝術同園林藝術一樣,受中國傳統自然山水詩、自然山水畫的影響,追求詩情畫意和深刻的內涵。關于盆景形成時代,眾說紛紜,過去以唐代章懷太子墓的壁畫為依據,將唐代定為中國盆景的形成時期。但是經多年研究考證和新的考古發現,全面而翔實的考古材料證明了中國的盆景最遲在1500年前的北齊時代已經形成,并且已作為禮品向外賓贈送。據此,中國盆景的形成時代從唐代向前推進了一個半世紀。中國盆景藝術是世界盆景的源頭,對世界盆景藝術做出了重大貢獻。
韋金笙(2001)分析了中國盆景的歷史、流派及藝術欣賞意境[3],指出盆景是中國傳統的藝術珍品,歷史悠久,源遠流長。據現知考古、文獻記載,起源于東漢(公元25-220年),形成于唐代(公元618-907年),興盛于明清(公元1368-1911年)。盆景是以樹木、山石等為素材,經過藝術處理和精心培養,在盆中集中典型地再現大自然神貌的藝術品。
胡一民(1999)研究了我國元代盆景技藝,認為在中國盆景發展史中,有關元代的盆景技藝是一個研究斷層[4]。近十幾年來,國內外學者著述的盆景專著,對元代的盆景技藝幾乎都沒有深究,僅提及元代高僧韞上人的“些子景”而已,其根據是蒙族入主中源,崇尚武功,不重視文化藝術的原因所致。該學者查閱了有關史料,經對比分析,得出了與上述傳統觀點不同的結論。
李樹華(2007)對中國盆景的形成與起源進行了全面研究?[5],認為先秦時代以前(公元前221以前),隨著生產力的發展、生活水平的提高,作為盆景產生基礎的自然觀、陶瓷技藝、園藝栽培技術以及愛石風習已經形成;驗證了有關盆景起源的各種學說;概括了我國盆景藝術形成的過程,亦即盆景的形成先后經歷了原始先民的自然崇拜、昆侖神話與神仙思想、“一池三山”園林手法的出現、縮地術與壺中天、博山爐與硯山的流行等諸階段,到了漢代,盆景最初出現。
李樹華(2004)立足于古典文獻資料與繪畫作品,專門對我國梅花盆景的產生、發展與變化進行了考證研究,提出由于宋代城市經濟發展與民眾生活水平提高,促使賞花成為一種大眾時尚,文人盆景開始盛行,而梅花盆景最早也就出現于宋代[6]。同時進一步探明了我國梅花盆景流行地區的變化,梅花盆景制作技藝的發展以及各發展時期梅花盆景使用的梅花品種。
此外,李樹華(1997)也對我國明代末期五篇盆景專論進行了文獻分析[7]。在查閱有關資料的基礎上,對這五篇盆景專論的作者、收錄書藉、寫作年代以及主要內容進行了研究,進而探討了相互間的寫作關系、總結了當時盆景的名稱和主要植物種類,同時還提出明末的這五篇專論是我國盆景發展史上鼎盛時期園藝文化中的一筆財寶貴富。
(二)關于中國盆景的分類研究
唐貝(1987)根據中國盆景發展的現實情況, 博采眾家之長, 提出了五級分類系統, 即將中國盆景劃分為三類、五型、四個亞型、若干式、四個號[8]。根據盆景用材的不同,將其分為樁景類、山水類和樹石類。其中,樁景類分為自然型和規則型,再根據其枝干特征分為四個亞型,每個亞型中包含若干式。山水類又分為水盆型、旱盆型和水旱型,每個型下包含若干式。按盆景尺寸將其劃分為四個等級:大號為80-120cm、中號為40-80cm、小號為10-40cm、掌上盆景為10cm以下。
傅珊儀(1988)在探明盆景范疇的基礎上,將盆景分為植物盆景、山水盆景、壁掛盆景、組合盆景和工藝盆景五大類[9]。其中,植物盆景中分為樹樁盆景、叢林盆景、竹草盆景、插花盆景四類;山水盆景中分為水景、水旱景、旱景三類;工藝盆景中分為巖石盆景、樹木朽皮盆景、塑料盆景和石玩。
周政華和李懷福(2002)研究認為,中國盆景源遠流長,流派眾多,類型復雜,形式多樣[10]。長期以來,中國盆景的分類問題一直眾說紛紜,給中國盆景在科研、生產、評比、銷售、教學、著述、學術交流等方面帶來了一系列的爭論和麻煩,對中國盆景發展帶來了一些不利影響。因此,他們在研究了中國盆景的各種分類方法、中國盆景的現狀及發展趨勢的基礎上,提出并詳細論述了“中國盆景系統分類法”。該方法提出了“類――型――組――式――號――名”的六級分類體系,把現有的中國盆景分為三大類、七型、十六組、一百零一式、五號及不同景名。
明軍、廖卉榮、陳輝和汪敏(2001)研究了盆景分類的歷史和現狀,認為現有的盆景分類方法中存在著概念不清,分類標準、等級不統一等問題,并且提出了盆景分類的新系統[11]。該分類系統以主景材料作為第一級分類等級類的標準,分樹木盆景、樹石盆景、山石盆景和其他盆景4類;以干數、景型作為第二級分類等級型的標準,分七個型;再以干形,干姿,枝姿、峰數等因素為第三級標準劃分不同的式;最后將所有盆景按盆或山石、樹木的大小、高矮劃分成5個規格型。
(三)關于中國盆景藝術風格與流派的研究
錢安(1985)認為雖然我國盆景制作種類繁多,在長期發展過程中形成了眾多流派,但歸納起來,只有北派和嶺南派兩大派別[12]。并且從樹種選擇、造型與栽培養護和藝術構思等方面,比較了兩大流派的風格差異。
胡挺進、彭春生(2003)對盆景的風格因子進行了探究,提出盆景藝術風格是盆景藝術家的創作個性在作品中的外在表現,它對盆景藝術的發展起著很重要的作用,人們對盆景的感性認識直接來源于盆景的風格[13]。基于對藝術發展規律和中國各種藝術風格盆景發展歷史的研究,他們詳細論述了影響盆景藝術風格形成和發展的內在、外在因素及它們之間的關系,并對怎樣給我國盆景藝術注入新的活力提出了一些建議。
歐陽廣和梁廣茂(1995)總結了嶺南盆景藝術的發展狀況[14]。認為嶺南盆景是我國南方文化藝術一顆璀璨的明珠,歷來為城鄉居民所喜愛,早在宋代就已出現“嶺南萬戶皆春色”([宋]蘇軾詩)的景象,到了清代已是“風俗家家九里香”([清]屈大均詩)。改革開放以來,嶺南盆景更是身價倍增。首先是隨著城市賓館的崛起,高檔盆景隨同來自外國賓客,紛紛被請進高級賓館,代表中國古老藝術,陳列于賓客必到的客廳、走廊,參與迎接五洲嘉賓。其次是隨著對外貿易的發展,嶺南盆景作為中華藝術作品,倍受海外人士的青睞,紛紛飄洋過海,落戶五洲各國。第三是隨著我國南方城鄉居住條件的改善,嶺南盆景又紛紛走入千家萬戶,成為城鄉居民經濟、文化生活改善的一個明顯標志。第四是嶺南盆景藝術的研究機構、生產基地、學術團體、盆景展覽、學術討論以及盆景藝術出版物,有如雨后春筍,盆景藝術創作界和理論界,紛紛探索嶺南盆景藝術發展的新機遇、新起點,研究創新的途徑,追求時代的新目標。
曾雪宏(1997)對嶺南盆景進行了研究總結[15],指出嶺南盆景是我國園林藝術的一塊瑰寶,長期以來,嶺南盆景多在露天花園、陽臺、天臺供人欣賞。隨著國內第三產業的發展,賓館、酒店、寫字樓越來越多,嶺南盆景擺設在賓館大堂、室內會客廳,無疑是一件有生命的藝術作品,給人很高的藝術享受和熏陶。但嶺南盆景品種都是陽性植物,向來都是室外栽培,室內光線弱,相對濕度低,尤其在賓館、酒店空調環境下,對盆景觀賞期有很大影響,應當采取措施加以改進。
何少云和黃淑美(1999)從縱向的角度研究了嶺南盆景美學思想。指出受地理環境、經濟、技術和多種文化思想的影響,嶺南盆景美學思想具有自己的特征。嶺南盆景藝術是以形傳神,以神達意的[16]。
何應基(1990)在對嶺南盆景的研究中,歸納出一些盆景制作名家的個人風格[17]。比如以孔泰初為首的“蒼勁渾厚”風格,以素仁為代表的“清疏秀雅”風格,以陸學明為首的“蒼勁瀟灑”風格等。作者認為,雖然嶺南盆景有一般的結構模式,但由于各制作者風格各有不同,所以嶺南盆景無固定的絕對模式可尋,這也是其成功之處。
在各盆景流派的代表人物研究方面,吳錦勝(2002)對嶺南盆景代表人物素仁作了專門研究,認為其作品大膽突破了一般盆景所刻意追求枝無寸直的要求,勾勒出空靜圓滿的態勢,營造出寧靜的氛圍,同時調動一切可能利用的條件,來營造出靜境,讓人獲得安靜閑遠、心靈融合自然、遠離喧囂城市的美妙境界,閃爍著空靈的禪意[18]。
(四)關于中國盆景藝術審美問題研究
徐志苗(2001)認為,近20多年來,我國的盆景藝術在改革開放的春風春雨沐浴下,在深厚的民族文化土壤中茁壯生長,空前發展,不僅在數量上迅猛增長,而且也帶來了質的飛躍[19]。盆景理論的研究也比較活躍。盆景的發展需要理論導向。如果冷靜審視一下盆景理論研究的現狀時,就會感到理論研究還存在著嚴重的滯后性。
按照方志鵬(2003)的觀點,在當代盆景界,上至名家巨匠,下至后學稚子,都是以追求符合自然規律的“自然式”盆景為創作目標[20]?!白匀皇健迸杈耙研纬梢还芍鲗С绷?。對“自然式”的追求,給盆景創作提出了更高的要求。這是盆景藝術發展過程中的必然趨勢,也是盆景藝術由邊緣藝術或“準藝術”走向高等藝術的必由之路。
周武忠(1997)探討了在藝術與審美范疇內盆景的意義和特點。認為盆景是活的藝術品,具有現實的時空與藝術的時空的審美二重性[21]。中國盆景藝術的美可以從“美在物理,美在創造,美在奇丑,美在意境”這四個方面著手探討;欣賞中國盆景可概括為“觀”、“品”、“悟”三個階段,觀賞者在感受作品具體形象的基礎上,所產生的聯想、想象、移情、思維等一系列心理活動過程,才是真正意義上的對于盆景的藝術審美欣賞活動。
呂堅(1993)總結了微型盆景的藝術特色和審美價值[22]。認為微型盆景作為一種感情載體,突破了有限的空間,超越了外在素材和形象的束縛,極大程度地誘發了人們的想象。微型盆景的藝術魅力就在于此。
孟蘭亭(1995)研究了中國繪畫與中國盆景的關系,指出二者都屬于造型藝術,并且在構思、布局、造型、題名等方面也有著很多相同之處[23]。繪畫是在一定的尺幅上以筆墨寫出大自然的形象,盆景是在一定的領域內以樹、石、配件來塑造大自然的形象。二者可謂是異工同曲。盆景藝術和繪畫都講究意境。意境是藝術作品通過形象描寫表現出來的一種藝術境界,是藝術作品的創作最終目的,是作品的靈魂。要達到這個境界就要多研究中國繪畫的理論和領略大自然。中國繪畫創作,首先是“立意”,然后進行構圖。在這個過程中,要注意運用“三遠法”。一,高遠:自山下而仰望山巔,高峰林立,遠而且高,其勢突兀。山水畫用以表現山川雄偉、壯麗。二,深遠:自山前觀山后,曲徑通幽,“望之無窮盡,不知千萬重”。其意境重疊,盡頭別有洞天。既能表現景物的深度,又有遠的感覺。三,平遠:自近山望遠山,其意沖融,縹縹緲緲,給人以空洞的感覺。
黃映泉(1999)認為對盆景美學的研究應有其特殊的內容[24]。作為造型,它不但具備形體美(形式美),而且具備意境美(內容美)。它的素材是有生命的樹木花草,生機蓬勃,因而盆景又具有生命活力((生氣貫注美)。誠然,樹木花草這種生命活力的美屬于自然美的范疇,但盆景中的樹木花草由于有人的有意識地施加作用(藝術勞動和科學管理),所以盆中樹木花草的生命活力美就不是一般的自然美,而成為藝術和自然相結合的美,是滲透著自然美的藝術美。
李整軍(1990)較為詳盡地闡述了盆景藝術的美學特征,認為掌握藝術的美學特征對于創作和鑒賞藝術作品都有指導作用[25]。對美學特征認識的深淺,直接影響作品的創作和鑒賞。該學者認為,盆景藝術的美學特征有四項:一、藝術形象的不穩定性和可逆性;二、形象的直觀性與強烈的感情性;三、審美、實用的統一性和民族、地域的差異性;四、物質材料對形象創作的局限性。
賀淦蓀(1996)在對樹石盆景的研究結論中指出,盆景是以樹、石為主要用材,借以表現自然、反映社會生活和表達作者思想感情的活的藝術品[26]。中國盆景源遠流長,它以飽含詩情畫意、講求神韻和意境的藝術特色,聞名于世。主張動勢盆景的造型應該是“創意為先,以動為魂”,在深化單體造型的基礎上,沿著“樹石”、“叢林”、“組合多變”的方向發展。
徐志苗(2004)分析了盆景作品的三重性,指出盆景藝術作為一種文化形態的載體發展到今天,其普及程度、創作和理論研究深度都是前所未有的[27]。在大好形勢下,有許多問題需要冷靜地去思考、去探索。盆景藝術被稱為高等藝術,在眾多的藝術門類中為何獨高,自有其質的規定性。在紛繁的盆景家族中又如何權衡其高低雅俗,也需要有公允的價值尺度。
(五)關于中國盆景藝術的傳承與創新
蘭海波、肖建忠、張媛、鄭寶強、齊靖(2007)分析了果樹盆景的應用發展現狀[28],指出果樹盆景是盆景中的一枝新秀,通過對果樹盆景的發展優勢和存在問題進行分析,將植物生長調節劑在果樹盆景植物培育中的應用大致可歸納為快速培育、矮化和整形及促花保果等幾個主要方面,并列舉了一些植物生長調節劑在盆景制作中的應用實例,著重介紹了生長調節劑在延遲果樹盆景植物落果方面的研究進展。
覃超華(2001)對“盆景不超一米二”的傳統說法提出質疑,認為盆景體量的增大,是一種創新[29]。大型盆景同中、小型盆景一樣,都是運用“縮龍成寸”、“以小見大”的藝術手法概括反映自然。大型盆景突破了傳統盆景個體體量的框框,它仍然遵循盆景創作的基本法規,仍然具有盆景的所有特征。所以,它同一般意義上的盆栽、園林綠化樹有質的區別,它是盆景藝術的范疇。
方志鵬(2003)對“傳統”、“規則式”、“繼承傳統”與“創新”等概念作出自己的詮釋,提出“繼承”的目的就是為了“創新”[30]。并且從四個方面分析了盆景藝術創新的動力:首先,隨著外來文化的融入,新的創作理念必將出現;其次,隨著創作者素質提高,盆景創作的匠氣將會減少;第三,隨著科學技術的提高,盆景制作與養護將更趨完善;第四,隨著創作者的探索,表現形式也將更加豐富。
周武忠(1988)對懸掛式盆景進行了系統的總結和評價,認為這是在盆景藝術形式上的大膽創新,也為盆景藝術在現代室內裝飾藝術中的普及運用提供了更廣闊的空間[31]。它一般由兩個部分組成, 即壁掛和盆景。壁掛的取材十分廣泛, 常見的如陶瓷盆、竹編、畫框等。壁掛的大小、形狀和色彩都要與組合的盆景相協調?!?盆景”仍是懸掛式盆景的主體, 但由于懸掛的需要, 不僅所用的容器更為玲瓏精巧, 而且盆中植物的造型要求亦更為講究, 要符合“畫的構圖”。
三、研究展望
早在1989年,著名盆景藝術家耐翁就呼吁盆景的學術研究[32]。他認為盆景藝術家是中國盆景事業的中堅力量。在盆景事業迫切要求進一步發展的今天,盆景藝術家必須真正地具有實踐經驗和理論成果,并有端正的藝術道德、高超的藝術風度和嚴謹的治學態度,從而切實發揮應有的社會作用,以獲得社會的擁護和尊重。當前,盆景藝術家所承擔的使命首先是應大力提倡學術研究。這是提高和發展盆景事業的主要手段,我們的方針是在研究中有所發現、有所發明、有所創造、有所前進。
生活是藝術的源泉,藝術應該反映生活,作為形象藝術的盆景也應如此。而作為盆景創作者的藝術家們不僅僅要用作品反映大自然的壯麗景觀和人們現實生活,更要在新的社會條件下積極探索和總結盆景藝術的理論和實踐經驗,特別要善于運用新材料,吸收新技術,尋找新題材,反映新生活,創造新形式,為傳承和創新我國盆景藝術提供正確的理論導向。只要盆景藝術家們將創作中豐富的想象力和創造力同樣投入學術理論研究中,必然會積累和產生豐厚的理論成果,這些理論成果必將孕育出更多反映現實生活的優秀作品。
回顧中國改革開放30年來盆景藝術的發展歷程,展望21世紀的中國盆景藝術前景,我們充滿信心,因為在新的世紀里是人材輩出、藝術繁榮的時代,只要我們在“雙百”方針的指引下,不斷進取,中國盆景藝術還將在世界藝壇上展現出強國的風采。(責任編輯:楚小慶)
參考文獻:
[1] Zhou, Wuzhong. Penjing: the Chinese art of Bonsai[J]. HortTechonology, 1993, (2):150-154.
[2]賈祥云、賈濤、夏名采.中國盆景起源研究――中國盆景藝術形成于魏晉南北朝[J].花木盆景(盆景賞石版),2001,(6):9-11.[JP][3]韋金笙.中國盆景的歷史、流派及其藝術欣賞意境[J].北京林業大學學報,2001,(5):81-83.
[4]胡一民.論我國元代的盆景技藝[J].廣東園林,1999,(3):25-26,43.[5]李樹華.中國盆景的形成與起源的研究[J].農業科技與信息(現代園林), 2007,(10):44-53.
[6]李樹華.中國梅花盆景史考[J].北京林業大學學報,2004,(12):101-105.[7]李樹華.關于我國明代末期五篇盆景專論的研究[J].中國園林,1997,(1):40-43.
[8]唐貝.盆景分類之我見[J].中國花卉盆景,1987,(3):29.
[9]傅珊儀.中國盆景分類法[J].中國園林,1988,(4):59-61.
[10]周政華,李懷福.論中國盆景系統分類法[J].花木盆景(盆景賞石版),2002,(5):18-21.
[11]明軍、廖卉榮、陳輝、汪敏.盆景系統分類研究[J].南京林業大學學報(自然科學版) ,2001,(6):59-63.
[12]錢安.我國現代盆景的風格流派[J].中國花卉盆景,1985,(2):15.
[13]胡挺進、彭春生.盆景風格因子初探[J].北京林業大學學報(社會科學版),2003,(3):54-57.
[14]歐陽廣,梁廣茂.論嶺南盆景藝術的發展[J].花木盆景,1995,(5):20-21.
[15]曾雪宏.嶺南盆景室內擺設與復壯研究[J].花木盆景,1997,(2):32-33.
[16]何少云,黃淑美.中國嶺南盆景美學思想的基本特征[J].中山大學學報(社會科學版),1999,(4):120-124.
[17]何應基.嶺南盆景名家風格簡介[J].中國花卉盆景,1990,(Z1):1.
[18]吳錦勝.讀素仁盆景風格[J].花木盆景(盆景賞石版) ,2002,(3):19.
[19]徐志苗.國盆景藝術流派何去何從[J].花木盆景(盆景賞石版),2001,(10):14-17.
[20]方志鵬.對“自然式”盆景的理解[J].花木盆景(盆景賞石版),2003,(12):18-19.
[21]周武忠.中國盆景藝術鑒賞[J].中國園林,1997,(5):46-49.
[22]呂堅.微型盆景的藝術特色和審美價值[J].中國園林,1993,(2):13.
[23]孟蘭亭.中國繪畫與中國盆景[J].花木盆景,1995,(2):22.
[24]黃映泉.有關盆景美學的探索:美是難的――《柏拉圖文藝對話集》[J].花木盆景,1999,(1):18-20.
[25]李整軍.盆景藝術的美學特征[J].廣東園林,1990,(1):37-38,40.
[26]賀淦蓀.論樹石盆景[J].花木盆景,1996,(5):20-25.
[27]徐志苗.論盆景作品的三重性[J].花木盆景(盆景賞石版),2004,(11):14-19.
[28]蘭海波、肖建忠、張媛等.果樹盆景的發展現狀及生長調節劑的應用進展[A].2007年中國園藝學會觀賞園藝專業委員會年會論文集[C].2007,645-649.
[29]覃超華.論大型盆景――也談盆景藝術的繼承與創新[J].廣西林業,2001,(4):32-33.
藝術設計的風格,一般是指藝術設計家在藝術作品中所表現出來的創作個性與藝術個性。它是人們社會生活的審美觀念、素質層次、民族文化的總體需求與反映。對于藝術設計風格,涉及藝術家主觀方面,諸如思想感情、性格氣質、生活經歷、文化修養和審美理想的特殊性。而所有這些,又受到國家民族的物質、精神文明在歷史發展中形成的特殊性影響,受政治、哲學、宗教和美學思想的影響。藝術設計風格的多樣性,也來自審美需求的多樣化。由于欣賞主體存在著不同的社會層次、文化層次、年齡層次,屬于不同的民族、不同的地區,造成審美需要的千差萬別,反過來刺激和推動著形成不同的藝術風格。
藝術設計風格的形成有著多方面的原因,首先,藝術設計作為一種特殊的精神生產,必然要在藝術作品上留下藝術家個人的印記。藝術家作為藝術設計中的創作主體,他的性格、氣質、稟賦、才能、心理等各方面的種種特點,都很自然地會投射和熔鑄到他所創作的藝術品之中,通過創造性勞動使主體對象物化到精神產品之中,藝術家在藝術設計過程中或創作完成后的作品中都物化了藝術家的個性特點和認知原則。藝術風格是設計的時代風格和民族風格。
一.時代風格
藝術的時代風格,是反映某一時期、某一時代的科技、文化、審美意識的寫照,藝術設計時代風格,是一個時代的文化觀念、審美意識和價值取向在設計上的物化表現。商周前期青銅器裝飾性較強,幻想的成分較濃,形象也更為怪異,頗具凝重森嚴,威猛逼人的氣勢。中國古代的青銅器從總體上講,都具有造型生動、紋飾精細、銘文清晰、裝飾華麗等特點,但如果仔細區分,仍然可以從青銅器的風格中發現鮮明的時代特色。商周時代,是我國奴隸社會的鼎盛時期,青銅藝術也隨之達到了極盛的階段,尤其是商代晚期和西周早期的青銅器,一般體積龐大厚重,尤其流行一種“饕餮”獸面紋,它既像牛頭,又像虎頭,既像某種兇猛的野獸,又像令人恐怖的妖魔鬼怪,它顯出一種神秘的威力,一種猙獰的美,它帶有明顯的奴隸社會的印記,象征著奴隸主階級統治的權威和秩序,這是時代精神的體現,正是在這種文化氛圍中,才出現了“鼎”這樣整齊、規范、條理、秩序的造型形式。
例如在中國雖然商代和周代同屬奴隸制,但商代與周代的文化特征還有所不同。商代的文化更突出地表現在祭祀方面,它的生活內容、物質文化和精神文化,主要是圍繞著祭祀來進行的。因此,殷商的青銅器,其造型的體積感和力度大大加強,以此適應祭祀的需要。而周代的“禮”,盡管也有祭祀,但它不同于殷商的“先鬼而后禮”,而是“敬鬼神而遠之”,成為一種比較理性的、有著豐富倫理意識和嚴格的等級觀念的禮儀活動。
又如中國明式家具在設計風格和審美特色上的迥異,也是由于不同文化的影響所造成。明式家具產生于明代私家園林這樣一個特定的文化氛圍和環境氛圍里,而許多私家園林的園主,本身就是能書善畫的文人墨客。他們以文人的審美要求和標準,對園林建筑內的家具設計風格進行整體規劃,有的還親自參與家具式樣的設計。這就不僅使明式家具散發出濃濃的文人趣味和書卷氣息,而且注入了更多的文人士大夫文化的內涵。明式家具是明代江南文人文化的一種物化。明代椅子由于造型所產生的比例尺度,以及素雅樸質的美,使家具工藝達到了很高的水平。家具整體的長、寬和高,整體與局部的權衡比例都非常適宜。明式家具為封建統治階級所占有使用,例如有的椅子座面和扶手都比較高寬,這是和封建統治階級要求“正襟危坐”,以表示他們的威嚴分不開的。 因此,每一個時代設計風格的形成,都與當時的文化發展有密切的聯系,一個時代的文化氛圍,是那個時代設計發展的土壤,一個時代的藝術設計,又反映出那個時代文化的面貌和特征。
宗教是一種復雜的文化形式,它又自己創造出一種相對獨立的宗教文化,使得宗教文化成為世界文化的一種特殊形態,也是世界文化發展鏈上的一個環節。在宗教文化中,包含著形形的宗教藝術。涉及建筑、雕塑、繪畫等各門藝術。在中世紀,一本圣經是統治階級的寶典,文化的傳播地是教堂,教堂的設計最能代表當時的西方文化。德國的科隆大教堂、巴黎圣母院是其中典型代表。它們都是哥特式的風格,從外觀上看,它那高聳的尖塔直刺青天使人敬畏,陰冷的墻面和框架式結構使人震驚。教堂內部狹長窄高的空間,以及一排排瘦長的柱子形成一種騰空而上的動感,使人產生超脫塵世向天國接近的幻覺,再加上教堂內墻壁或玻璃窗上的基督教故事繪畫,采用彩色玻璃鑲嵌的窗戶設計,以紅、藍、紫色為主配置成《圣經》題材的玻璃馬賽克,營造了濃厚的宗教氛圍。
歐洲“巴洛克”藝術的誕生是16世紀末的文化現象,從17世紀初到18世紀開始興盛起來,“巴洛克”藝術拋棄了嚴謹和諧的古典風范,致力于創造出富麗堂皇、豐滿寫實、富于強烈的動感和飽和色調的藝術境界。
“巴洛克”一詞意為“畸形的珍珠”,它一反文藝復興時期形成的追求高度寫實與和諧端莊的人文主義傳統,而追求華麗、夸張、怪誕和壯觀的表面效果,以鮮明飽滿的色彩和扭曲動蕩的曲線,通過光線變化和形體的動感來塑造一種精神氣氛,從而把現實生活和激情幻想結合在一起,創造出一種驚心動魄的趣味。
“巴洛克”建筑設計的風格是在形式上刻意追求反常出奇、標新立異的效果,外觀自由奔放,線條曲折多變,建筑的構圖節奏不穩定,常常不規則的跳躍,波浪形墻面都具有一種變化無窮的動勢。愛用雙柱,甚至以三個柱子為一組,開間的變化也很大。在裝飾上“巴洛克”多取曲線,使用扭曲多變的紋樣形式,成為復雜迂回的形狀;喜用大量的色彩絢麗的壁畫和姿勢夸張的雕像,豐富和五彩繽紛的藝術結構,體現了神權中心的思想。
在建筑中,法國18世紀中后期路易十五統治時期興起的一種“洛可可”(或“羅可可”)風格,其在建筑外形上顯得粗巧、典型,富麗堂皇,注重繁鎖的雕刻裝飾,這種雕刻上的現象便是“洛可可”建筑以奢侈豪華的反映,“巴洛克”建筑風格中的現象和本質也存在著這一時代風格?!奥蹇煽伞彼嚦錆M了異國的情調和奇思妙想,追求自由舒展、輕快活潑的自然主義情調。
18世紀下半葉,隨著啟蒙主義思想的深入,資產階級和封建貴族之間的矛盾日益尖銳。法國蘊釀著一場巨大的革命風暴。在這個新的時代,嬌柔纖細的“羅可可”藝術已同時代氛圍格格不入,人們呼喚能與新時代相吻合的新藝術的出現。德國美學家溫克爾曼很早就對古希臘藝術進行了大量的認真研究。18世紀中葉發表了他有關古希臘藝術論文《關于在繪畫和雕刻藝術里模仿希臘作品的一些意見》,以后又出版了《古代藝術史》一書,這些著述以及他有關古代藝術的美學思想在歐洲影響十分廣泛。18世紀中葉在啟蒙思想和科學精神的推動下,意大利和其它地中海沿岸的古城一個個被發掘出來,尤其是18世紀中葉羅馬龐貝古城的發掘,人們看到了帶有理性嚴謹特點和倡導英雄主義精神的新的藝術樣式。18世紀下半葉在法國掀起了學習和研究古代藝術的熱潮,出現了一場新的復古運動,這個運動在藝術史中被稱為新古典主義、新古典主義的源流是古代羅馬藝術,意大利盛期文藝復興藝術和17世紀以普桑為代表的古典主義。這些藝術都體現出一種寧靜、典雅和理性主義的時代精神。
二.民族風格
藝術不僅僅是時代的,更是民族的,民族風格的形成,是由于一個民族的文化傳統,審美心理、審美習慣在設計上的體現。民族性是指各民族各地區在設計中體現的差異,它是由本民族的地理環境、社會狀況、文化傳統、風俗習慣等多種因素決定的,藝術風格的民族特色,體現出本民族的審美理想和審美需要,但歸根結底還是根源于本民族的社會基礎與經濟生活。十九世紀法國著名藝術史學家丹納在《藝術哲學》一書中,認為種族、環境、時代這三個原則決定著藝術的發展。法國后期印象派畫家的代表人物高更,如果不是因為厭倦了上流社會的生活,毅然放棄職業和家庭來到南太平洋的熱帶島嶼上,親身體驗和經歷了帶有神秘色彩的風土人情,也不可能創造出富有原始情趣的民族繪畫風格來。人類的一切審美設計活動,說到底就是民族的審美活動,這種審美活動的過程和結果,都打上了民族的印記。
設計要表達一種文化內涵,使之成為特定文化系統的隱喻并將時代的文化特色與社會現實融于設計中。斯堪的納維亞的設計在30年代獲得巨大成功,并獲得了國際聲譽。懷著創造美好生活的社會理想,斯堪的納維亞的設計試著從家用產品著手,設計不僅要提供美觀實用的生活用品,更要有力地引導消費者選擇健康的生活、消費方式。將德國的嚴謹的功能主義與本土手工藝傳統的人文主義相結合,使斯堪的納維亞設計在1930年的斯德哥爾摩的博覽會上大放異彩。50年代,斯堪的納維亞設計因其樸素而有機的形態及自然的色彩和質感而產生了新的飛躍,并深受大眾歡迎。總體來說,斯堪的納維亞國家的設計風格有著強烈的共性,它體現了期堪的納維亞國家多樣化的文化、政治、語言、傳統的融合,以及自然材料的欣賞等。斯堪的納維亞設計就是對生活的設計,本著功能實用、美感創新和以人為本的設計風格,其設計已觸經進了人們生活的每一個角落。另外,斯堪的納維亞風格也是一種現代風格。它將現代主義設計思想與傳統的設計文化相結合,既注意產品的實用功能,又強調設計中的人文因素,避免過于刻板和嚴酷的幾何形式,從而產生了一種富于“人情味”的現代美學,因而受到人們的普遍歡迎。漫長而寒冷的北歐嚴冬使斯堪的納維亞人民偏愛自然的色
彩與質感。他們視設計為一種生活方式,一種物質文化,一種生活情調,從而產生了一種富于“人情味”的現代美學,因而受到人們的普遍歡迎。當代設計是一種開放的、多元的。走平民化路線,回歸人性、關懷人類生存本質的設計成為設計界的新焦點。
世界上每一個民族,由于不同的自然條件和社會條件的制約,都形成與其他民族不同的語言、習慣、道德、思維、價值和審美觀念,因而也就必然形成與眾不同的民族文化。如德國設計的科學性、邏輯性和嚴謹、理性的造型風格,日本的新穎、靈巧、輕薄玲瓏而有充滿人情味的特點,以及意大利設計的優雅與浪漫情調等,這些無不誕生于他們不同民族的文化觀念的氛圍中。
以中外園林為例,在中國文化環境和土壤中形成的中國園林強調人與自然的親和協調、相融相合,講究自然意境、借景暢情,追求人與自然渾然一體、宛若天開的造園效果,被認為是東方自然型園林的代表。而凡爾賽宮花園,體現出一種人加工自然的狀況,被認為是西方規則型園林的代表??傊總€民族都有自我實現的愿望和追求,都在用自己的方式表現自己,借助有形的實體表達民族風韻。
三.融合性
融合性是指對設計風格的復合,有古今融合,東西融合,新舊融合等等,由于融合中設計師對文化形態的不同理解,出現設計上的不同選擇,有時代背景,人文內涵,生活認知等。
被譽為“20世紀的米開朗基羅”的美國建筑設計大師賴特和德國現代主義設計大師米斯·凡德洛。他們的設計實踐和設計思想,開創了現代主義建筑和藝術設計的先河,并為現代主義之后的設計運動、思潮奠定了堅實的理論基礎。眾所周知,米斯于1929年,為巴塞羅那國際博覽會德國館設計的“巴塞羅那座椅”,以其至簡至純的造型和設計動機,使他的“少就是多”之設計模式和原則得以有效的強化,并獲得了經典性的意義。
當代美國華裔建筑師貝垏銘的作品法國盧浮宮擴建工程以明快的棱形金字塔式造型,用現代抽象形式和先進技術結合古老文化形態,融入歷史悠久的風格,成為盧浮宮新的文化景觀。
參考文獻
[1]李硯祖.藝術設計概論[M].武漢:湖北美術出版社,2009
李硯祖.工藝美術概論[M].北京:中國輕工業出版社,2005
[作者簡介]劉化宇(1974- ),男,吉林吉林人,北華大學美術學院美術系中國畫教研室主任,副教授,碩士,碩士生導師,研究方向為美術學、中國畫。(吉林 吉林 132013)
[中圖分類號]G712 [文獻標識碼]A [文章編號]1004-3985(2014)12-0151-02
高校中國畫課程古絹紙的教學方法是高校國畫教學的重要組成部分。隨著國畫課程的不斷深入和教學改革,國畫教學中的古絹紙應用和實踐逐漸受到重視,運用古絹紙的教學課程應運而生,成為一門新的中國畫教學課程。在本科和研究生階段開設古娟紙課程,能提高和促進中國畫專業教學水平,進一步完善國畫教學改革。中國畫課程古絹紙的運用是國畫專業提高課程,具有較強的實踐性和操作性,同時還有古絹紙制作和修復理論等課程要求,傳統的國畫教學方法不能達到良好的國畫教學效果,所以,研究及探討高校中國畫課程古絹紙的教學方法具有現實的作用。
一、高校中國畫課程古絹紙教學方法應用的重要意義
第一,通過中國畫課程古絹紙的運用學習,能提高師生掌握古絹紙的實踐運用能力。在教學實踐過程中,師生共同來體會中國畫古絹紙的意蘊和應用,擺脫固定的傳統概念及書本的理論思維,讓師生對中國畫教學課程有重新理解和認識。
第二,中國畫課程古絹紙的教學方法運用,對高校教師及學生提出了更高要求。在教學過程中,學生的學習觀念要變被動為主動,教師應指導學生在掌握國畫專業的基礎上,學習和掌握繪畫的主要內涵和學習方法。
第三,通過中國畫課程古絹紙的運用學習,能夠更好地了解中國畫教學的重點和難點,實踐國畫材料以外的繪畫材料,增強了國畫的題材表現性,擴展了表現物象的領域及范圍,對中國畫教學的進一步延伸起到積極作用,同時也促進中國畫教學方法的改進和完善,具有積極的推動作用和意義。
第四,在學習中國畫古絹紙課程的過程中,不僅要讓師生掌握簡單的古絹本和古紙本運用方法,提高中國畫教學課程水平和社會責任;更重要的是,培養優秀的國畫人才,繼承和發揚中國五千年文化的繪畫精髓,保護好祖國的文化遺產。
二、在中國畫課程中運用古絹紙的教學特點
1.運用傳統國畫材料來表現中國畫作品形式。在表現中國畫作品時,通過運用傳統古絹紙材料可以表現出畫面的視覺沖擊力,增強畫面的繪畫感和材質感,得到客觀的視覺感受,完善畫面的渾厚和空間深度,推高國畫的作品質量,更好地表現出中國畫作品的整體效果。
2.運用傳統國畫材料來復制、修復和臨摹古代的繪畫作品。師生共同學習如何利用古絹紙制作方法完成修復古人繪畫作品,還原古畫舊貌,保留和修繕中國傳統的歷史文獻、書籍和古畫重要資料方法。通過中國畫課程古絹紙的研究和實踐,傳承中國文化,培養相關的復制、修復和臨摹古畫作品人才,有效提高高校國畫教學質量。
3.學生必須具備一定的國畫基礎和美術理論水平,才能掌握理解,學習起來具有一定的難度。教師在授課的過程中,要詳細講解相關理論知識內容,讓學生了解知識的難點和重點并逐步掌握;學生也應以良好的態度和積極向學的主動性應對學習,在原有知識的基礎上,實現新舊知識的融會,在老師的指導下,完成中國畫課程古絹紙的學習。
4.課程實踐性強,應用性比較突出,操控性比較靈活。首先,學生必須要客觀地、綜合地、辯證地、嚴謹地理解和分析國畫作品,通過一般原則方法及方式來大膽試驗,從不同的角度去理解和總結。教師應打破傳統的教學模式,在課堂實踐的過程中讓學生靈活把握。因操控具有一定的難度,有失敗的可能性,且材料應用的范圍比較廣、復雜多樣,當某些材料不容易獲得的時候,就需要用別的材料代替,這就更增加了操作的不確定性,很容易讓學生感到困惑、枯燥無味,從而對課程失去信心。教師要充分了解每位學生的實際狀況,根據學生的具體情況靈活處理好每位學生的學習心態變化,同時要根據不同學生完成的實際情況來做不同的講解,這也就對師生之間的互動提出了更高的要求。
5.師生共同研究、實驗的互動特點。學生在課程學習中,會不斷產生新的問題和困難,這就需要教師和學生之間的相互交流,共同探討出解決問題的方法,完善學生的認知能力。在實驗進行的過程中,教師要親自做示范,學生積極響應,教師與學生的互動增強了團隊精神,提高了學生的學習熱情,轉變傳統的“師教生學”的思維方式和教學模式,形成新的互動教學的理念和模式,從而共同完成好中國畫課程教學實驗。
三、高校中國畫課程古絹紙的教學方法
1.課堂示范。教師要在課堂上示范古絹紙的制作過程,講解與示范同時進行,并指導學生如何運用材料本身的特點來表現主題,豐富畫面的中心內容。在課程教學的過程中,不斷促進學生的主觀體會,牢牢掌握實踐過程,更好地把握難懂的步驟和原理。教師應反復進行示范,直接的面對面的實踐操作,能夠幫助學生更容易理解和掌握制作過程中的難點、重點;教師在示范講解作品的同時,學生也會不知不覺地參與到課程中來,并容易進入角色。這樣的方式讓學生在以后獨立完成作品時,能夠很好地掌握其示范要領,達到理想的教學目的,因此,課堂示范是高校中國畫課程古絹紙的重要教學方法。
2.啟發引導。在學生學習研究和實踐過程中,要把握學生主要的學習方向,引領學生體會中國畫古絹紙的制作技巧,利用古絹紙的特性來表現畫面。學生在制作繪畫作品前,教師要首先引導學生去了解作品制作的年代和歷史背景,仔細查驗繪畫作品的絹紙程度,對作品畫面進行詳細的觀察和了解,啟發學生大膽運用舊色還原,做到畫在心中,通過實驗實現制作紙絹與國畫作品保持一致的絹紙色。啟發學生在掌握古絹紙還原方法的同時,還要加強繪畫技巧的融會貫通,不要完全依靠絹紙還原方法來單純去實驗,要學會自然為上的法則綜合協調整個畫面,達到絹紙和繪畫技法完整和諧統一??傊龑?、啟發學生實踐、運用繪畫絹紙技巧是重要的教學環節和教學內容,同時也是較好的教學方法和手段。
3.材料分析。中國畫古絹紙的制作教學環節離不開材料分析。首先,應讓學生了解絹紙的構造。古絹紙是指紙本和絹本,它們是制作繪畫作品的重要載體,利用紙本和絹本來營造繪畫作品意境。學生在掌握制作古絹紙時,要學會制作古紙和古絹。古紙和古絹的制作過程實際就是材料分析過程,分析可以從四個方面進行,依次是:古絹紙的舊色還原分析、古絹紙的舊色渲染分析、古絹紙的污舊處理分析、古絹紙的殘舊還原分析。要實現對絹紙的掌握,還需要教師給學生講解材料的運用技巧,讓學生學會如何使用礦物性顏料和植物性顏料。礦物性顏料可以根據制作紙絹的特點,采用細粉狀和塊狀材料,充分掌控赭石、朱砂、石綠、土黃、石青等礦物材料。同時學生也要學會掌握植物性顏料,以水狀細顆粒的透明色運用為主,采用花青、藤黃、槐黃、胭脂、梔子黃、紅茶、徽墨等植物性顏料。學生在學習實踐中容易混淆概念,知識難點掌握不好,理論內容難以消化,實踐的過程中難免會手忙腳亂、不知所措。因此,教師在實踐前要有充分的心理準備和一定的失誤預知感,強化課前和課后學生理論知識的積累和培養,促進學生知識點的學習和掌握。同時教師也要不斷提高業務水平,勇于創新實踐教學,師生通力協作,相互配合,從而實現最佳的教學效果。
4.構建教學實驗室。學校在條件許可下應配備一間教學實驗室,保證教學實踐的順利開展。教師和學生在教學實驗室里制作作品時,要有材料架、操作臺和多媒體網絡設備,同時還應具備切割機器和研磨工具,對大幅作品,還要有升降機等設備,每位學生要有獨立的空間和公共的實驗空間,在條件允許的前提下,還應該配備以自然光為主的光源天光窗等。另外,教師和學生也不能完全依賴實驗室設施設備,實驗室只是實踐輔助工具,最重要的還是教師的教學水平和學生的學習素質。完善教學實驗室的同時,也要不斷加強師生的整體學術質量和水平,這樣才能構建完整的教學實踐實驗體系。
5.運用多媒體網絡教學。充分利用信息網絡資源,把圖片、資料、視頻、動畫和音頻等相關信息資料整合到一起,利用其多媒體的特點來進行師生學術互動交流,并將有效的網絡信息內容進行整理并及時反饋,有利于提高學生的學習熱情,培養學生的網絡學習能力。網絡教學內容更加豐富易懂,課程內容通過多媒體傳輸到每位學生的信息平臺上,學生可以更直接地感受和理性地分析教學內容,提高了課程教學的趣味性和學生的學習主動性,增進了教師和學生的信息網絡交流。多媒體教學資源公開化對學生具有深遠意義,教師的課程教案、教學日志、教學方法和教學資源等及時上傳到互聯網,為學生提供整體的教學思路和教學目標,填補了課堂教學的空白,增加了師生的溝通渠道,讓學生可以更好掌握有關教學課程要求和內容。多媒體教學是對傳統課程教學模式的有效補充,豐富完善了中國畫課程古絹紙的教學方法。
6.強化理論和知識的積累。教師應認識到學生理論水平和知識儲備的重要性,通過課程教學實踐,幫助學生掌握理論的同時,還應要求學生注重自身思維認識水平的提高,加深對理論知識的理解和認識。教師也從客觀的角度去認識分析,縮短理論教學與實踐教學的理論區別,加大力量研究、解決教學中的實際問題,通過理論的支撐和知識的再認識去提高教學質量。學生理論水平的高低,不僅依靠學生的自身修養和勤奮努力,同時也需要教師進行教育輔導,教授學生如何學習提高理論水平,怎樣把知識貫穿到理論中來,理論的強化最終是為了知識的再積累,知識的積累也是對理論的進一步完善。在加強學生的理論學習的過程中,也對教師提出了更高的要求。因此,教師在授課過程中應認真體會理論教學,用新穎的理論教學方法展示出最新的教學成果,向學生不斷傳授知識財富。
注重實踐運用及操作能力。中國畫古絹紙課程教學離不開對作品細致入微的觀察和實踐,耐心地進行深層次的研究對提高教學效果至關重要。培養學生的實踐運用能力會對中國畫教學目標的實現起到積極意義。在中國畫古絹紙教學課程中,制作作品是重要的教學環節,也是學生學習、了解以及實踐運用古絹紙制作材料技巧的最佳途徑。另外,在運用古絹紙材料的過程中,教師不能只是簡單地讓學生去體會古絹紙材料作品的表面含義,而應該讓學生親身實踐繪制作品的操作技巧。學生在深入實踐和制作作品的同時,加深和拓展對古娟紙知識相關領域的認識和探索,豐富想象力,完善中國畫繪畫、制作技巧,不斷促進學生綜合繪畫能力和制作水平的提高。與此同時,促使教師不斷改進中國畫古絹紙的教學方法,實現教學相長。
[參考文獻]
[1]葛路.美術史論[M].北京:文化藝術出版社,1982.
[2]潘運告.中國書畫論叢書[M].長沙:湖南美術出版社,2002.
[3]伍蠡甫.中國古代美學藝術論文集[M].上海:上海古籍出版社,1981.
[4]徐復觀.中國藝術精神[M].臺北:臺灣學生書局出版社,1966.
2008年9月,80后畫家孫浩到798藝術區的珊和羽畫廊參觀一個畫展,開幕酒會備有蘋果酬賓,但沒人好意思吃。高大俊朗的孫浩抄起一個啃將起來,畫廊總裁張珊寧看得一樂,熱情爽朗的她也如法炮制,兩道清脆的咀嚼聲無邪地在端莊的會場里此起彼伏,兩個性情中人因此結緣。
孫浩正和他的朋友們籌備一場畫展。2008年金秋11月,國槐如傘,把“珊和羽”的紅磚小院映襯得分外雅致,“跨界――當代水墨七人聯展”吸引人們把目光投向寧靜多時的水墨畫壇,7位畫家用獨特的筆法、迥異的面目重新演繹傳統水墨畫,業界驚呼這是“放肆的水墨,大膽的跨界”。
參展的7位畫家,1980年生的孫浩最小,其余都是70后,青春無敵、朝氣逼人。他們都有著長期正統的中國畫訓練背景,曾經或正在攻讀中央美術學院國畫系的研究生,陰樹雨還是在讀的國畫博士。雖同屬科班出身,但都選擇了各不相同的水墨畫變革之路。
這七人的作品,烙上了鮮明的個性風采,或精致唯美、或直白放肆、或抽象深刻、或幽默俏皮。早在三年前,臺灣地產大享山藝術基金會董事長林明哲已斥重金收藏過其中孫浩、吳雪蓮的多幅作品。3年過去,這批年輕畫家在藝術上的突破,再一次讓林明哲驚嘆,臺灣山藝術基金會已著手為孫浩籌辦個展。而嘉德拍賣公司也緊鑼密鼓為七人舉辦專題拍賣會。
水墨圈的“螺彝者”
作為資深策展人,張珊寧毫不諱言自己“閱畫無數,都有些審美疲勞了”。但當2008年9月她第一次走進孫浩的工作室時,只覺得眼睛一亮,“那幅紅色的《粉絲》一下子抓住了我的視線。還有一幅《青》看到青花瓷色的人們在飛翔。雖閱畫無數,但我沒見過這樣的畫,給我一種挺撞擊的感覺。他從小學畫,基本功非常扎實,靈魂很干凈、高遠,畫法形式不拘泥?!?/p>
“我又從電腦里看了一下其他六人的畫作,各有震撼之處。他們從年初就開始籌劃七人聯展,也談過不少畫廊,孫浩對我感慨:沒想到在北京找家畫廊作中國畫展很難。規矩很多。有的畫廊對于畫作的市場價值要求苛刻,有的畫廊只愿接其中部分人的部分作品,不可能讓藝術家充分表達自己的想法,但孫浩他們堅持要七人聯展。而珊和羽的政策就是自由,給畫家自由生長的空間。于是我對他說:其他人的畫室我就不去了,畫我也不挑了,選擇什么樣的畫、以什么方式展出,你們自己定?!?/p>
在珊和羽畫廊亮相的聯展,七人都是完全不同的風格,形成鮮明對比。其中李颯和陰樹雨的作品位列同一展廳’李颯的《殘花圖卷》等,是仿山人、徐滑等傳統花鳥畫家的筆意和構圖,用現代的抽象符號重新演繹水墨經典,畫面抽象而充滿視覺張力:陰樹雨的《豆畦香滿過春期》等,在外行眼里無疑是最正統的技法,畫面具像,但空靈、清雅,有種說不出來的美。
湘潭小子譚軍,從中央美院研究生畢業,當過教員的他如今是自由畫家,2008年先后在京、滬舉辦過多場展覽,在先鋒畫家圈已頗具影響力。他展出的《執迷》、《逍遙》等畫作,似乎用老莊等中國古代哲學思索當今商業社會中人們的心靈出口。
眉目炯炯的杜小同是陜西關中大漢,展出畫作大都是變形的人像。評論界認為他近期作品一類是“枯木濃血式”,讓人聯想到蒼涼歲月、血祭,死亡等,有種直面干尸或凌遲的現場體驗,另一類是高士系列,似乎與他最近苦練古琴有關,靈魂悲苦,壓抑之中,表現出蕩氣回腸的堅韌力量和人性光芒。
杜小同1999年從中央美院國畫系水墨人物畫室本科畢業后,在煙臺魯東大學美術系數國畫。目前是中央美院中國畫學院的在讀研究生,導師唐勇力教授。雖然舉辦或參加過多次先鋒藝術展覽,“但我對于美協舉辦的畫展活動一次未參加過,既不引以為榮,也不引以為恥?!?/p>
七人中唯一的女性吳雪蓮,用絹、水墨、色粉筆、碳條等,勾勒出不同意境的人體,或變形的人體局部殘片,畫中一種緩慢的、如歌般的氣氛,讓讀畫人隨之放慢自己的節奏……
王劍的畫則幾乎全是灰、黑兩色,十分抽象,其《等邊三角形的堅決立場》可讓人浮想連翩,又似乎什么具體內容都沒有。他還通過拍攝馬路旁的水溝、廢墟的對角線,并把不同角度的幾何圖像疊加,營造“俯拍城市”的意境。畫配詩也是他的一大特色,但他寫的詩句也是半哲理半朦朧。抽象無比。
“我們七人都知道自己在做什么事,也大概知道別人在做什么,我們思路理得挺清的。西方當代藝術已經很多元化了,中國當代藝術的多元化還遠不夠。好比大街上突然跑過來一個裸奔的人。大家很驚詫,緊接著又跑過一個穿褲衩的,大家就感到沒什么了。我們這七人,就想做水墨畫壇上的裸奔者。通過我們的努力,或許能給其他人的摸索當個探路先鋒?!?/p>
閉關三年
孫浩是一個快樂的人,畫畫和踢球都是最愛,朋友眾多,沒心沒肺的程度,挺像古龍小說《歡樂英雄》中的郭大路。
他老家山東臨沂,是書圣王羲之、書法家顏真卿的故鄉,當地民風似乎也沾染了濃厚的水墨氣韻。其爺爺、姥爺、父親都酷愛書法并小有名氣,孫浩三歲開始握毛筆習字,自幼接受嚴格的國畫訓練,并順利獲得魯迅美術學院中國畫系人物畫專業本科學位。
魯美對于傳統十分尊崇,四年本科學習,使他對于傳統水墨畫的范式有了全面了解,畢業作品在全國首屆美術院校學生聯展中,成為國畫方面唯一的獲獎者。隨后他來到北京,成為中央美術學院中國畫系胡偉教授的材料與表現工作室研究生。
“胡偉教授是中國畫專業第一個博士,1988年公派留學日本東京藝術大學,其工作室主要對中國古代繪畫的材料和繪制過程深入考察研究。思路非常開闊,鼓勵學生創新。他對我的教學是點撥式的,順應我的個性、畫法和我的追求,在我探索繪畫的道路上,他是推動力,他把方向盤交到我自己的手里。”
2005年孫浩研究生畢業時參加了成都藝術雙年展。閉幕后去九寨溝游覽的車上,通過手機短信幾番來回,臺灣山藝術基金會最終以10萬元人民幣的價格收藏其參展作品《蔓延》,成為那屆參展新人最大的單筆交易。該基金會董事長林明哲是高雄地產第一人,上世紀80年代中期開始到大陸收購藝術品,對收藏投資有敏銳的判斷,林明哲斷定孫浩的作品將有很大的升值空間。山藝術基金會一口氣收藏了孫浩11件作品。當時對孫浩拋橄欖枝的,還有香港前特首董建華之妹董建平等收藏家。
當年的中央美院畢業作品展上,他的
作品也獲金獎。他到北京印刷學院謀得一份教職,教綜合材料藝術,課余像海綿吸水般讀書、作畫?!?年前我才25歲,作品還不很成熟。那次成都雙年展,突然給我一種社會身份,突然很多人知道我,給我提各種意見,圈子里都在說這事,對我評價似乎有點過高。浮躁之后,我靜下心來,這3年我未參加任何展覽,潛心看書、學習,理順思路,摸索應怎么往下走。”
“這3年,我看得多的是中國古代哲學書籍,《道德經》、《畫論》、《禪宗》、《周易》等什么都讀,從中尋找古人的智慧營養。比如中國古畫追求的意境就是一絕,同樣‘飛’的畫面,西方人畫翅膀,而敦煌畫的是飄帶。青花瓷、豆彩、畫像磚、墓室線刻等傳統藝術,都給我很多靈感?!?/p>
這段靜默期,孫浩印象最深刻的是去云崗石窟寫生的經歷。“石窟就在一條運煤大道的路旁,煤渣使佛像好似被風化,一下雨?;液谏乃樀袼芡铝鳎欠N模糊,那種流淌,使我突然明白什么叫天人合一。我悟到,什么叫創新?也許創新就在于創造一種新的視覺觀念,回來后我畫了《逆形》,找到一種特別的繪畫材料,可以順著人體的結構往下流淌。顯示出那控制與非控制間的感覺,進而延伸、來回流淌?!?/p>
“傳統水墨畫,表達了文人和士大夫階層對遁世生活的想象,崇尚自然、追求空靈的意境。而當代社會的現實是追求人改變自然,喧囂、熱鬧,我希望從新的角度來拓展水墨畫的表達空間,因為優秀的藝術作品除了挖掘人們美好的情感,還應該更多一些反思。有次我去一個地下酒吧看搖滾演唱會,眾多90后的孩子瘋狂得有些虛假地自我釋放。于是我聯想到超女、快男,聯想到被過度包裝的偶像、年輕人的盲崇,這是一種‘迷’文化,這種迷文化也體現在當代藝術圈里,有些畫家的作品市場好,售價高,其他人就跟風去模仿。在這種感悟下,我創作了《粉絲》這組作品,是對當代‘迷’文化的一種反諷?!?/p>
儒雅雙俠
一襲長衫、戴“五四”經典圓框眼鏡的李颯,挺像,說話語速快,笑容滿面,待人極友善。而適合中山裝的陰樹雨,安靜內斂、話少意賅。兩人雖然都有儒俠氣質,但李颯更像唐詩,樹雨則如宋詞。
他倆都住在望京,畫室都在著名的藝術營一索家村,只隔幾步路,日常哥倆最愛一起喝茶聊天。2005年同時獲得中央美院國畫系碩士學位,不過隨后李颯執教于北京服裝學院美術系至令陰樹雨2008年回中央美院讀中國畫博士。
與畫展同步推出的畫冊,李颯的專輯有一半篇幅是自己反思傳統繪畫的藝術論文,他讀書多動筆也勤,是七人中著名的理論家,七人畫冊的序言由他撰寫。他近年來在北京、重慶等多個城市舉辦個人畫展,今年參加了文化部、澳門藝術博物館等舉辦的多場展覽并倍受關注。其作品被浙江美術館、重慶美術館、澳門藝術博物館等收藏。
李颯自幼在父親的指導下,進行了嚴苛的傳統國畫訓練?!?002年我到中央美院國畫系學習時,遇到的最大問題是:臨摹了大量的中國傳統作品后,再創作時我發現,用傳統的繪畫語言來表達當下社會的生存經驗時,竟無以致用。中國的農業經濟處于停滯狀態,傳統水墨畫誕生于超級穩定的社會結構中,建立于逃避現實的態度上。避免激情是傳統文化首要特征之一。十九世紀下半葉以來,西方文化侵襲,使傳統文化一直處在很深的沒落‘焦慮’之中,王國維沉湖自殺就是典型例證。時至今日,傳統繪畫語言所代表的文化價值觀念。與現代人的生存感受之間,表現出來的更多是沖撞、抵觸和對峙?!?/p>
于是,李颯開始了水墨畫的變革之路,“我已經摸索了五六年,有過痛苦的陣痛期。在導師胡偉的材料工作室。我接觸了很多新材料,把西方的抽象藝術融入水墨畫的創作中?!?/p>
他的實驗最先得到了一個美國畫商的認可。她叫簡黎明,租借北京地壇的明代大殿,開抽象藝術畫廊。她到李颯的工作室看畫,站在《從灰色過渡過灰色》這幅畫前良久,然后嚴肅地說:“你認為人有時是邪惡的么?我在你的畫上看到了許多幅面孔?!?/p>
李颯的這幅畫,借用中國傳統花鳥畫的構圖,用抽象的符號表現一種相互纏繞、相互掙扎的感覺。溫和的美國人簡黎明從一個個抽象的符號中看到了無數的人臉。
2006年,簡與李颯簽下兩年之約。期間在北京藝術博覽會上,希爾頓酒店以5.2萬美元買下李颯一幅大畫?!昂喪呛馨舻乃囆g鑒賞家,挑畫眼光一流,不過她對簽約畫家的管理也是十分嚴格,把我們的作品定價都較高,這兩年有很多人想找我要畫,但我與畫廊簽了約,不能私自給。今年解約后,我沒有急于直接邁向市場,而是先整理自己,把努力的方向認真想清楚再說。”
陰樹雨的學院氣息更濃厚,是青年畫家中“學院水墨”的代表人物之一。本科就讀于杭州中國美術學院,那里秉持潘天壽的中西“拉開距離”之說。希望推陳出新創出“中國氣派”;碩士、博士北上到中央美術學院,這里的國畫系始終堅持著由徐悲鴻創立,并經蔣兆和、李可染、葉淺予等不斷完善而成熟的中國畫教學體系,承認傳統,強調中西畫法有機結合,注重對現實生活的表達。
經受南北兩大最高國畫藝術院校洗禮的陰樹雨。師從著名寫意花鳥畫家張立辰教授,選擇了新派寫意花鳥作為終生筆耕之路,作品卻透露著江南文人畫特有的靈性和秀氣,鮮活生動。他喜歡下鄉,常帶干糧住草棚、爬山越嶺。帶著畫夾和相機,搜尋山花野草和飛禽走獸,自得其樂。
陰樹雨說,“傳統樣式的中國書畫一直有自己的發展,從未間斷過。比如同樣畫墨竹,蒙古人統治的元代與資本主義萌芽的明代,作品就有很大差異。再比如20世紀的藝術巨匠潘天壽,他所面臨的社會變革也是很大的,他仍然堅持了傳統樣式,并找著了自己的路子。現在也是一個變革時代,如果我們認準了道路堅持下去,應該也能有自己的收獲?!?/p>
七人聯展中,陰樹雨的畫最受普通觀眾青睞。作為國畫博士,已可預見其未來的教授身份?!安还苁裁搭^銜,將來我會堅持畫畫。我不排斥體制內身份,它給藝術家一個名份,讓我們能夠生存、豐衣足食,否則會喪失很多機會?!彼钠拮右彩撬囆g圈內人,“她作陶瓷小雕塑,比較抒情?!笔闱橐彩顷帢溆昝孀鞯恼鎸崒懻?。
小師妹
小師妹吳雪蓮,準80后,斯文內秀,與孫浩、李颯是研究生同班同學,導師都是胡偉?!拔也惶珪谜Z言表達感受,想知道我作畫的感受,看我的畫就好了。一般人看我的畫,理解應該不會很困難。至于你問我為什么要這樣畫,我自己也不知道,就是憑感覺?!?/p>
吳雪蓮也是自幼習國畫,父親是湖北一中專繪畫老師,兄妹二人,哥哥學美術史。她本科在中央民族大學學工筆國畫。成為胡偉的研究生后,在新材料使用和抽象畫之路開始了大膽探索,目前在北京信息科技大學教設計課。
吳雪蓮對導師胡偉充滿感激,“很多人認為讀繪畫專業研究生,會約束創作天才。似乎進了工作室,就會規范自己的思路。不少工作室確實存在這個問題,但對我來
說,是考對了老師,進對了工作室。胡老師對我們的要求是直接畫畫就好,標準很抽象,創作過程中一般他不會提具體要求。只在中途如果他看到發展方向不太好,可能會點撥一下。他對條條框框、對于選用或不用什么材料,要求不是那么嚴格。對于我的作品風格,他看后只說比較喜歡,更多的評語,他就沒有了?!?/p>
吳雪蓮這些年在畫壇也成績不俗:2004年她用皮紙、銀箔創作的六條屏《唯?一》,獲第十屆全國美術作品優秀獎:2005年參加成都藝術雙年展,作品也被臺灣山藝術基金會收藏;近兩年在武漢、深圳辦個展頗獲好評。
燕山隱士
王劍是七人畫冊的主編,如今住在北京門頭溝山區的一個小院里,置身雄渾的燕山山脈,他感到無比舒暢。“我搬來快一年了,每天出門就看山,我喜歡大山里的石頭,這么多起伏變化,經億萬年形成恒久不變的姿態,我與山、石交流起來非常地舒服。”
王劍老家河北邯鄲,“父親在鐵路上搞工會工作,當年中央美院很多畫家下放到那里,父親就跟著他們學畫,也讓我學。我爸管我特別嚴,每天畫大量寫生。但我文化課不好,16歲當了鐵路工人,從火車蒸汽機的司爐到機務段的清潔工等都做過,一做就是8年,當門衛時,我看著單位人變老,于是想一生不能虛度,然后到北京讀書,然后做過雜志社美編、圖書公司的美術總監,也給電視臺拍過紀錄片。這中間還經歷了一次失敗的婚姻,現在我身為自由藝術家,住到山里,真正回到自然,我感覺自己目前的狀態最好?!?/p>
王劍與杜小同、李颯是十多年的好朋友,以前一起作水墨畫方面的展覽。4年前,他的傳統國畫作品《趙氏孤兒》入選第十屆全國美術作品展。后來,他也轉向水墨畫的變革。
在王劍眼里,“傳統文化給我們土的印象,而現代都市是硬的。雖然我的作品表現得很抽象,但我內在的東西與傳統很近,最主要的體驗是人與自然的關系。我住到山里后,對人與自然的關系了解更深入,我希望用一種全新的方式來詮釋水墨意象?!?/p>
七劍合璧 和而不同
這七人,共性是都接受過最正統中國畫的教育,目前在畫壇都取得了不俗的成績。其中五人是中央美院國畫院研究生同一屆同學,平日經常聯席縱酒、評文弄墨,好不快意!
七人聯展最初發起者是王劍、譚軍和李颯。2008年初,他們仨在北京CBD(中央商務區)的一家麥當勞餐廳碰頭,計劃一起辦畫展,并出畫冊。當年3月,參展人數擴展為7人,“我們都是中央美院的同班同學或師兄弟,除了私交篤厚,更主要是在水墨畫的追求上志同道合?!?/p>
“第一次全體籌備會在譚軍家,我們決定給七人小團體起個別致的、中國化的名字。譚軍家門牌號303,于是決定叫‘三――三’(音為‘三杠三’)。‘三’與老莊關系密切,《道德經》有云‘一生二,二生三,三生萬物’;‘三’還是《易經》的乾卦,男為陽,六個男生是六個實杠,女為陰,一個女生用虛杠表示。合起來‘三――三’很像《易經》第九卦之‘小畜卦’,說的是‘城西邊有雨,還只是一個雨人,正在積蓄力量,馬上就要來下雨’。這種描述與我們七人的現狀很巧合”,28歲的孫浩很認真地向記者解釋七人團體名字的來由,里面包含了他研習中國傳統哲學的心得。
李颯說:“眼下辦一場畫展,包括出畫冊等在內,開支少說得二三十萬元。這些年我們的精力不在賣畫掙錢上,為了自由表達藝術思想,我們沒找投資人。這次辦展、出畫冊,建專題網站,都是自費。當代藝術市場上,油畫比較占優勢,中國當代水墨畫還沒確定市場。我們也不懂市場,我們有的只是信心,對于作品的自信!”